Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2013 в 17:47, реферат
На рубеже XVII и XVIII веков Россия вступила в новый этап общественной и государственной жизни. Реформы Петра I , верно понявшего требования внутреннего развития страны, ускорили и закрепили этот исторический поворот, решительно проявившийся во всех сферах бытия, новые духовные и эстетические задачи, вставшие перед культурой России, не могли уже успешно решаться в рамках исчерпавшего свои возможности древнерусского искусства. Необходимо отметить, однако, что именно накопленные им завоевания в формах отражения действительности обеспечили возможность небывало быстрого освоения всех достижений европейской культуры.
В 70-е годы Левицкий создает целую серию портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц – «смолянок» (все в ГРМ). Возможно, сама Екатерина, занимавшаяся вопросами женского воспитания и образования, сделала Левицкому заказ на портреты, долженствующие увековечить в живописи «новую породу» людей. Портреты получили позднее в искусстве название сюиты, хотя Левицкий не задумывал их как нечто цельное и писал несколько лет (1772–1776). Однако общий замысел в них все-таки проявился, он определен общей темой –юности, искрящегося веселья, особой жизнерадостности мироощущения. Девочки разных возрастов изображены просто позирующими (самые маленькие – Давыдова и Ржевская), танцующими (Нелидова, Борщова, Лёвшина), в пасторальной сцене (Хованская и Хрущева), музицирующими (Алымова), с книгой в руках (Молчанова). Эта единый художественный ансамбль, объединенный одним светлым чувством радости бытия и общим декоративным строем. В некоторых портретах изображение помещается на нейтральном фоне (Ржевская и Давыдова, Алымова), другие – на фоне театрального задника, условного театрального пейзажа, изображающего парковую природу. Мастер и не скрывает, что его фигуры в двойном портрете Хованской и Хрущевой или в портрете Борщовой прямо поставлены на маленькую сценическую площадку. Это сознательная, чуть ироническая «неправда маскарада», как писал А.Н. Бенуа, «ненастоящность» придает еще больше очарования этим «очаровательным дурнушкам», некрасивым красавицам с милыми неправильными лицами, «в заученных позах нелепого танца на дорожках парка». Все своеобразие русского рокайля видел исследователь в подобном письме, которое он не побоялся сравнить с фрагонаровским и с импрессионистическим. Цельности колорита Левицкий достигает теперь не господством одного доминирующего тона, а изысканной гармонией отдельных цветов, просвечиванием одного цвета из-под другого. Цветом лепится объем, подчеркивается трехмерность, вещественность. Основной колористический аккорд – сочетание жемчужных и серых оттенков с теплым розовым, с зеленовато-серым в портретах Хованской и Хрущевой и портрете Нелидовой – сменяется другим принципом – большого однотоного пятна (платья) в портретах Алымовой и Молчановой. Но это однотонное пятно полно тонкой разнообразной игры оттенков и света. Не просто иллюзорно, а образно воссоздана фактура, передана материальность всего изображенного предметного мира. Пластический, линейный ритм, композиция и колористическое решение создают изумительную декоративность всей серии, строят образы, незабываемые в своем очаровании юности. Левицкий вообще любил писать молодых на протяжении всей своей творческой жизни.
«Смолянки»
– это парадные портреты; в портрете
М.А. Дьяковой – будущей жены архитектора
Н.А. Львова, к кругу которого принадлежал
Левицкий,–он создает образ раскрывающейся
жизни. Это портрет камерный, интимный.
В отличие от зыбкости, недоговоренности,
неуловимости рокотовских образов, характеристики
Левицкого всегда конкретно ясны, осязательны,
фактура в них вещественна, но эта ясность
и зримая полнота вещей не лишает образы
большой поэтичности, что и видно в портрете
Дьяковой. Более того, здесь ощутимо как
бы участие художника в душевной жизни
модели, трогательно-бережное отношение
к этой расцветающей жизни, то, что можно
было бы назвать современным словом «сопереживание».
Эти качества приносит Левицкий на смену
затаенности, изменчивости, имперсональной
одухотворенности образов Рокотова.
80-е годы – годы наибольшей славы Левицкого.
В его камерных портретах заметно берет
верх трезвое, объективное отношение к
модели. Характеристика индивидуальности
становится более обобщенной, в ней подчеркиваются
типичные черты. Левицкий остается большим
психологом, блестящим живописцем, но
по отношению к модели он теперь как бы
более сторонний наблюдатель. Появляется
известная доля унификации художественных
средств выражения: однообразие улыбки,
нарочитый румянец, определенная система
складок; проще становятся колористические
соотношения, шире используются лессировки
(портрет Дьяковой-Львовой, 1781, ГТГ; портрет
А.С. Бакуниной, 1782, ГТГ). Четкость пластических
объемов, определенность линейных контуров,
большая гладкость живописи – это черты,
которые усиливаются под воздействием
укрепляющейся классицистической системы.
Однако среди этих поздних портретов есть
большие творческие удачи мастера (портрет
А.В. Храповицкого, 1781, ГРМ; пленительные
портреты детей Воронцовых, 90-е годы, ГРМ,
и пр.).
Много Левицкий занимается и репрезентативным
портретом, среди главных моделей была
сама императрица, которую художник писал
неоднократно; наиболее известно ее изображение
в образе законодательницы, повторенное
несколько раз самим автором и другими
художниками и описанное Державиным, большим
другом и единомышленником Левицкого,
в оде «Видение Мурзы». В портрете «Екатерина
II-законодательница в храме богини Правосудия»
(1783, ГРМ, вариант–ГТГ) императрица представлена
«первой гражданкой отечества», служительницей
законов. В ней передовые люди видели идеальное
воплощение образа просвещенного монарха,
призванного мудро управлять державой.
Аллегорический язык портрета –дань классицизму:
Екатерина указывает на алтарь, где курятся
маки –символ сна (так и она сжигает себя
на алтаре служения отечеству), над нею
–статуя Правосудия, у ног –орел, символ
мудрости и божественной власти, в проеме
колонн – корабль как символ морской державы.
Интенсивность цвета с преобладанием
холодных локальных тонов, скульптурность
форм, подчеркнутая пластичность, четкое
деление на планы – все это черты уже зрелого
классицизма.
Жизнь Левицкого была длинной, и творчество
его многообразно. Он оставил большой
след в русском искусстве и как прекрасный
педагог.
Третий замечательный художник рассматриваемого
периода – Владимир Лукич Боровиковский
(1757–1825). Он родился на Украине, в Миргороде,
учился иконописи у отца, рано начал писать
образа и портреты. Перелом в его судьбе
наступил, когда он был замечен Львовым,
который в свите Екатерины проезжал через
Украину в Крым (Боровиковский исполнил
два панно в одной из комнат временного
путевого дворца, предназначенного для
приема императрицы). В 1788 г. Боровиковский
оказался в Петербурге, прожил восемь
лет в семье Львовых, в построенном Львовым
же Почтовом стане, как и Левицкий, навсегда
распростился с Украиной ради Петербурга.
Возможно, у Левицкого, как недолго и у
Лампи Старшего, Боровиковский получил
свои первые уроки в столице. В эти годы
Боровиковский много занимается портретной
миниатюрой на металле, картоне, дереве
(например, «Лизынька и Дашенька», 1794, ГТГ).
В 90-е годы мастер создает портреты, в которых
в полной мере выражены черты нового направления
в искусстве – сентиментализма. Самый
первый в ряду этих портретов –портрет
O.K. Филипповой, жены помощника архитектора
Воронихина (начало 90-х годов, ГРМ). Она
изображена в утреннем платье с небрежно
распущенными волосами, с розой в руке,
на фоне паркового пейзажа. Конечно, вся
эта «безыскусственность» портретов вполне
искусно сделана, но само появление подобных
изображений говорит об интересе к тонким
«чувствованиям», к передаче душевных
состояний, к частной жизни человека, мечтающего
или просто отдыхающего и находящегося
в единении с природой. Все «сентиментальные»
портреты Боровиковского – это изображения
модели в простых нарядах, иногда в соломенных
шляпках, с яблоком или цветком в руке
(портрет Е.Н. Арсеньевой, 1796, ГРМ). Лучшим
в этом ряду является портрет М.И. Лопухиной.
Рядом с победной, искрометной жизнерадостностью
Арсеньевой образ восемнадцатилетней
Марии Ивановны Лопухиной кажется напоенным
тишиной и томностью. Горделивая небрежность
и изящество позы, своенравное выражение
задумчивого лица – все построено на сложнейших
цветовых нюансах, в основном голубого
и зеленого, на прихотливой игре сиреневых
тонов, на перетекании одного тона в другой,
строящих форму, на тончайших светотеневых
градациях, из которых слагается гармоническая
соподчиненность всех частей, на певучей
плавности линий. А в итоге возникает совершенно
чарующий образ, высокоодухотворенный,
как бы слитый с природой. Пейзаж в портрете
несет огромную эмоциональную и смысловую
нагрузку. Портрет этот позже вызвал к
жизни стихи Я. Полонского:
Она давно прошла,
и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье –тень любви, и мысли –тень
печали...
Но красоту ее Боровиковский спас.
Так часть души ее от нас не улетела;
И будет этот взгляд, и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить – страдать – прощать –
молчать...
Идея сентиментализма
нашла выражение и в портрете торжковской
крестьянки Христиньи, кормилицы в доме
Львовых, в котором Боровиковский при
всей пасторальности и идилличности сумел
создать живой человеческий образ, полный
особой сердечности, наивной прелести
и чистоты.
Новые эстетические взгляды эпохи проявились
в полной мере даже в изображении императрицы.
Теперь это не репрезентативный портрет
«законодательницы» со всеми императорскими
регалиями, а изображение обыкновенной
женщины в шлафроке и чепце на прогулке
в Царскосельском парке. Такой ее представил
Боровиковский на портрете 1795 г. (ГТГ; авторское
повторение – конца 1800-х годов, ГРМ), исполненном,
кстати сказать, также не без участия Львова,
но уже тогда, когда русское просвещенное
дворянство жило иными образами и идеалами.
Портрет этот имел большой успех и позже.
В 20-х годах XIX в. с него была сделана Уткиным
гравюра; знаменательно, что Пушкин писал
Екатерину в «Капитанской дочке» под впечатлением
этого портрета Боровиковского.
Боровиковскому
принадлежат и многочисленные парадные,
в основном мужские, портреты (А. Б. Куракина,
ок. 1802, ГТГ; Павла, 1800, ГРМ; персидского
принца Муртазы-Кулихана, 1796, ГРМ), в которых
он умеет сочетать неизбежную для такого
жанра условность композиции с правдивой
характеристикой модели.
Рубеж XVIII–XIX вв. – время наивысшей славы
Боровиковского и одновременно появления
новых тенденций в искусстве. Классицизм
достигает своих высот, и в портретах Боровиковского
этого времени наблюдается стремление
к большей определенности характеристик,
строгой пластичности, почти скульптурности
форм; к усилению объемности, к постепенному
исчезновению мягкой и изнеженной живописности,
на смену которой приходит звучность плотных
цветов. Если двойной портрет сестер Гагариных
(1802, ГТГ) представляет девочек с нотами
и гитарой еще на фоне пейзажа, то более
поздние композиции Боровиковский решает
на нейтральном фоне. Культ трогательной
дружбы, семейного очага, крепких родственных
уз, близкий и идеалам сентиментализма,
приобретает теперь некоторый оттенок
декларативности и демонстративности
(портрет А.И. Безбородко с детьми, ГРМ;
А.Е. Лабзиной с воспитанницей, ГТГ, оба
– 1803; Г.Г. Кушелева с детьми, Новгородский
историке-архитектурный и художественный
музей-заповедник; Л.И. Кушелевой с детьми
– собр. Гофмансталя, Лондон,– оба сер.
1800-х годов; мадам де Сталь, портрет М.И.
Долгорукой – оба нач. 1800-х годов XIX в.,
ГТГ). Это целая галерея портретов, которые
можно было бы назвать портретами ампирными.
Последние произведения Боровиковского,
поражающие высоким реализмом в передаче
старческих лиц (портрет Д.П. Трощинского,
1819, ГТГ; более ранний портрет Н. Голицыной,
ГРМ), свидетельствуют о жизненной силе
его таланта.
Во второй половине века в России успешно
работали и иностранцы – швед Александр
Рослин, француз Жан-Луи Вуаль.
Бытовой жанр не получил развития в стенах
Академии. В 70–80-е годы существовал только
так называемый класс домашних упражнений,
закрытый в конце века. В итоге все, что
было сделано интересного в этом жанре,
было сделано без прямого участия Академии.
Временем рождения русского бытового
жанра можно было бы считать вторую половину
60-х годов, когда Иван Фирсов написал, будучи
в Париже, небольшую картину под названием
«Юный живописец» («В мастерской юного
художника», ГТГ), изображающую маленькую
шаловливую девочку, под надзором сестры
(или матери?) позирующую юному художнику,
– если бы она не была написана совсем
в духе Шардена. Первыми художниками, создавшими
русский бытовой жанр, стали Михаил Шибанов
и Иван Ерменев.
Крепостной художник из крестьян Шибанов
(? – после 1789) был известен как портретист.
В 70-х годах он написал два полотна из крестьянской
жизни – «Крестьянский обед» (1774, ГТГ)
и «Празднество свадебного договора»
(«Сговор», 1777, ГТГ). В обеих картинах, исполненных
по композиции и колориту в соответствии
с академическим историческим жанром,
художник сумел передать человеческое
достоинство своих персонажей, их высокую
нравственность. Образы написанных им
крестьян очень правдивы, исполнены художником
явно с натуры. В «Крестьянском обеде»
перед нами усталый пожилой человек, молодой
отец, старая женщина. Идеализирован лишь
образ молодой матери с ребенком на руках,
вызывающий ассоциации с образом мадонны.
А в «Сговоре» фигуры еще более индивидуализированы,
достаточно взглянуть на довольное лицо
жениха и весело улыбающихся сватов. И
крестьянскую трапезу в ее замедленном,
почти ритуальном ритме, и торжественную
минуту «сговора», и красивые национальные
костюмы Шибанов изображает очень празднично.
В картине нет ни одной детали, способной
вызвать мысли о тяжести повседневной
крестьянской жизни. Но он сумел избежать
и этнографичности «костюмных» зарисовок,
свойственных работам путешествующих
по России иностранных художников. Это
первое изображение крестьянства русским
художником.
Еще мало изучено творчество Ерменева
(1746/49–1797), хотя он по праву наряду с Шибановым
может считаться первым русским жанристом.
Окончив в 1767 г. Академию, он, как и все
студенты этого выпуска, по невыясненным
обстоятельствам получил аттестат только
4-й степени. Тем не менее Ерменев побывал
в Париже. Совершенно особняком в русском
искусстве XVIII в. стоит серия его акварелей,
посвященная нищим («Поющие слепцы», «Крестьянский
обед», «Нищие» и др., все, видимо, 1770-х годов,
ГРМ). Чаще всего это изображение двух
фигур в рост на фоне неба: нищая старуха
и ребенок, нищий и поводырь – или одинокая
фигура нищего. Низкий горизонт, крупный
силуэт, ясность композиции, мерность
ритма при некоторой театральности придают
этим нищим в рубище черты подлинной монументальности.
«Не жалкие отверженные люди, а грозная
сила»,–так писал исследователь творчества
Ерменева А. Савинов о персонажах акварелей
Ерменева, открывающих перед нами еще
одну грань искусства XVIII столетия.
В последней четверти XVIII в. приобрел черты
самостоятельности пейзажный жанр. В 1776
г. Семен Федорович Щедрин (1745– 1804) стал
первым профессором-руководителем пейзажного
класса. Характер пейзажей самого Щедрина
глубоко лирический и поэтический. Это
в основном изображение окрестностей
Петербурга: Павловска, Петергофа, Царского
Села, Гатчины,–нерегулярные, так называемые
английские, парки с их живописными речками,
прудами, островами и павильонами. Истоками
пейзажного жанра послужили ведута еще
петровского времени (в гравюре) и фантастические
пейзажные фоны в декоративных панно середины
века. Пейзажи Щедрина, особенно ранние,
во многом напоминают такие панно. Художник
часто употребляет один и тот же прием:
на переднем плане развесистое дерево,
затем водное пространство, фоном служит
архитектурное сооружение, которое обычно
и дает наименование пейзажу («Вид на Гатчинский
дворец с Длинного острова», 1796, ГТГ; «Вид
на Большую Невку и дачу Строгановых»,
1804, ГРМ). Четко прослеживается трехцветная
схема, сложившаяся еще в западноевропейском
классицистическом пейзаже. Постепенно
вырабатывается образ безмятежно ясной,
спокойной природы. Тихое течение вод,
величавое движение облаков, руины, мосты,
обелиски, пасущиеся стада, на этом фоне
люди, созерцающие природу, находящиеся
в единении с ней,– все окрашено чувством
идиллическим, пасторальным, созвучно
идеалу сентиментализма. Сочетание видового
и декоративного начала сохранилось и
в поздних работах Щедрина, в его панно
для Михайловского замка, в Росписях загородного
дома в Жерновке (конец 90-х годов). Из гравировально-ландшафтного
класса Щедрина вышли прекрасные Мастера
гравированного пейзажа – С.Ф. Галактионов,
А.Г. Ухтомский, братья И.В. и К.В. Ческие
и др.
Мастером акварельного
пейзажа, запечатлевшим виды Кавказа,
Крыма, Бессарабии, Украины, был Михаил
Матвеевич Иванов (1748–1823). Во многих
его картинах пейзаж – составная часть
батальных сцен. Служа в штабе Г. Потемкина,
он изображал места сражений русской армии,
города, за которые только что шла битва
(«Штурм Измаила», 1788, ГРМ). С 1800 г. М. Иванов
руководил батальным классом Академии
художеств, с 1804 г., после смерти Семена
Щедрина, – пейзажным.
Если Щедрина можно назвать родоначальником
вообще национального пейзажа XVIII в., то
Федор Алексеев (1753/54–1824) положил начало
пейзажу города. По окончании Академии
он был послан в Венецию учиться декоративной
и в основном театрально-декоративной
живописи, но по возвращении в Петербург
главной темой его творчества становится
пейзаж. Образ столицы, который четверть
века спустя воплотил Пушкин в гениальных
чеканных строках своей поэмы, складывался
именно в эти годы, и Алексеев запечатлел
его в живописи одним из первых. Это глубоко
лирический образ особенного города, где
«смешение воды со зданиями» (Батюшков),
где грандиозность и величественность
архитектуры не исключают ощущения призрачности.
В пейзажах Алексеева уже нет той панорамности
и того понимания перспективы, которое
мы видим в работах художников первой
половины века. Многому научившись у театральных
живописцев, Алексеев так строит перспективу,
что создается ощущение полной естественности
и достоверности изображаемого («Вид Дворцовой
набережной от Петропавловской крепости»,
1794, ГТГ). Он не боится вводить в пейзажи
целые уличные сцены. Его впечатления
обогащаются в путешествиях по Новороссии
и Крыму (пейзажи Херсонеса, Николаева,
Бахчисарая). В 1800 г. на полтора года он
поселяется в Москве и создает серию пейзажей
старого города, со средневековыми постройками
Кремля, с многолюдством, теснотой, шумностью
– совсем другой город, нежели «град Петров»
(«Парад в Московском Кремле. Соборная
площадь», нач. 1800-х годов, ГИМ). Работа
в Москве обогатила мир художника, позволила
по-новому взглянуть и на жизнь столицы,
когда он возвратился туда. В его петербургских
пейзажах усиливается жанровость. Набережные,
проспекты, баржи, парусники заполняются
людьми. Меняется и манера. Живопись становится
скульптурнее. Нарастают объемность и
линейное начало, в колорите превалирует
гамма холодных тонов. Одна из лучших работ
этого периода – «Вид Английской набережной
со стороны Васильевского острова» (1810-е
годы, ГРМ). В ней найдена мера, гармоническое
соотношение собственно пейзажа (основного
мотива ранних петербургских работ) и
архитектуры (преобладавшей в московских
работах). Написанием этой картины завершилось
складывание так называемого городского
пейзажа. Величественная столица гигантской
державы и вместе с тем шумный, живущий
интенсивной частной жизнью город предстает
в «Виде Адмиралтейства и Зимнего дворца
от Первого Кадетского корпуса (1810-е годы.
Павловский дворец-музей).
Совсем другие
пейзажи – классицистические, итальянизированные
–возникают под рукой Ф.М. Матвеева
(1758–1826). Они величественны, но далеки
от проблем, которые решала русская
пейзажная живопись того времени, – создать
правдивый, глубоко прочувствованный
образ русской природы.
Русский пейзажный жанр конца XVIII в. развивался
очень быстро. Были заложены основы национальной
школы пейзажной живописи, созданы условия
для успешного развития этого жанра в
следующем столетии.
Во второй половине века работают замечательные
мастера-граверы. С 60-х годов Гравировальная
палата Академии наук постепенно уступает
первенство в художественной гравюре
Академии художеств. Г.Ф. Шмидт, приглашенный
в Россию на 5 лет в 1757 г., оставил после
себя руководство граверным классом своему
ученику, «подлинному гению в гравюре»,
как он о нем отзывался, Евграфу Петровичу
Чемесову. По свидетельству современников,
Чемесов был также блестящим мастером
перового рисунка. Годы руководства Чемесова
граверным классом Академии были, по сути,
временем его расцвета и интенсивного
обучения учеников. Чемесов работал в
основном в жанре портрета. Гравированный
портрет развивается в конце столетия
очень активно. Помимо Чемесова можно
назвать рано умершего мастера резцовой
гравюры И.А. Берсенева, работавшего в
технике меццо-тинто (черная манера), И.А.
Селиванова и особенно Г.И. Скородумова,
известного пунктирной гравюрой, дававшей
особые возможности «живописной» трактовки
(И. Селиванов. Портрет вел. кн. Александры
Павловны с оригинала В.П. Боровиковского,
меццо-тинто; Г.И. Скородумов. Автопортрет,
рисунок пером).
Рисунок в эти
годы еще не стал самостоятельным видом
графики, но ему уделялось много внимания,
ибо в системе обучения Академии художеств
рисунок был основой для постижения всех
видов изобразительного искусства. Сохранилось
великое множество замечательных рисунков
живописцев, скульпторов и собственно
граверов.
Следует отметить рисунки Лосенко, очень
разнообразные, как специально учебные,
так и вспомогательные к его композициям;
исполненные в основном графитным или
итальянским карандашом и мелом на серо-голубой
бумаге, с широким использованием светотени,
они соединяют в себе живое наблюдение
с умением создать обобщенный образ необычайно
лаконичными средствами (рисунки натурщиков,
рис. граф. кар. и мелом «Путешествующие»,
рисунки к картине «Владимир и Рогнеда»).
Ученики Лосенко копировали эстампы, рисунки
учителя – прекрасные образцы, на которых
воспиталось не одно поколение художников.
Лосенко, как уже говорилось, даже составил
специальное руководство по рисунку, состоящее
из таблиц и пояснительного текста.
Блестящим техническим исполнением отличаются
рисунки П.И. Соколова, с их тающим контуром
и тончайшими переходами от света к тени
(рисунок драпировки – возможно, эскиз
для надгробия).
Особое место занимают пейзажные рисунки:
акварели М.М. Иванова, гуаши Семена Щедрина.
Как живописные, так и графические пейзажи
оказали большое влияние на ведущих мастеров
русского гравированного и литографированного
пейзажа первого десятилетия XIX в. Примером
классицистического рисунка, ясного, изысканного
и лаконично-строгого, были графические
пейзажи Ф.М. Матвеева.
Особую страницу в графическом наследии
второй половины XVIII в. занимают графические
работы архитекторов (рисунки и офорты
В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, Д. Кваренги,
акварели И.Е. Старова) и скульпторов (блестящие
по мастерству композиции М.И. Козловского,
служебного назначения беглые зарисовки
И. П. Прокофьева и пр.).
Понемногу начинает развиваться книжная
графика. По-прежнему живет лубок на темы
сказок, былин, басен или сатирического
толка – ясная, доходчивая, народная картинка,
имевшая самое широкое хождение. Центр
лубочных изданий, в основном, Москва.
Информация о работе Русское искусство переходного периода 17 - 18 века